Aspecten van de Belgische kunst na '45 - WILLEM ELIAS

  • Willem Elias
    • CV Willem Elias
    • Publicaties Willem Elias
    • 2017 – BAD – Where arts meets design
    • 2016 – DE-GENERATIES
      • De 80 kunstenaars – Willem Elias
    • HISK
    • VKE
    • VUB
    • Voordrachten
    • Contact
  • Schilderkunst
    • Abstract expressionisme of de lyrische abstractie
      • Pierre Vlerick
    • Cobra
    • Existentiële schilderkunst
      • Jan Burssens
    • Expressionisme
    • Fantastisch of magisch realisme
      • Octave Landuyt
      • Jef Van Tuerenhout
    • Fundamentele schilderkunst
      • Raoul De Keyser
      • Luc Tuymans
      • Hugo Duchateau
    • Geometrisch abstracte of conrete kunst
    • Hyperrealisme
      • Roger Wittevrongel
    • Informele kunst
    • Jonge Belgische schilderkunst
    • Narratieve schilderkunst
      • Frank Maieu
      • Fred Bervoets
    • Neo-expressionisme
    • Neo-realisme en “Ecole de Paris”
      • Jos Verdegem
    • Neoconstructivisme
    • Neosymbolisme
    • Nieuwe figuratie
      • Roger Raveel
    • Post-expressionisme en animisme
      • Armand Vanderlick
      • Henri-Victor Wolvens
    • Surrealisme
    • Transavant-garde
      • Jean Bilquin
  • Beeldhouwkunst
    • Arte Povera
    • Assemblage
    • Existentiële beeldhouwkunst
    • Kinetische kunst en op-art
    • Minimalisme
    • Neokubisme
  • Andere aspecten
    • Conceptuele kunst
      • Body Art
      • Installatiekunst
      • Kunst als maatschappijkritiek
      • Kunst en taal
      • Neodadaïsme
      • Videokunst
    • Postmodernisme
      • Kunst en massacultuur
      • Ugly Realism
    • Kunst vanuit het medium
      • Brons
      • Grafiek
      • Keramiek
      • Multimedia als nieuwe media
    • Reflecties
      • Kijken is de kunst
      • Kunst en feminisme
      • Kunst en wetenschap
  • Kunstfilosofie
  • Kunsteducatie
  • Snoecks

Arte Povera – een zuivere houding tegen kunst

6 February 2020 By Willem Elias

De theoretische uitgangspunten die de verschillende kunststromingen kenmerken, kennen vele tegenstellingen. Een ervan is deze tussen subjectief en objectief. Ofwel wordt de basis voor de creativiteit van de kunstenaar gelegd in zijn diepste innerlijke en allerpersoonlijkste ervaring, ofwel wordt gesteld dat de kunstenaar de zorg heeft over de vormen van de objecten die de gemeenschap ten goede zouden kunnen komen. Het eerste, de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie, wordt in het kunstenaarsdiscours ook wel omschreven als dat kunst uit de buik zou komen i.p.v. uit de hersenen. De Italiaanse vertegenwoordiger van het Nouveau Réalisme, Piero Manzoni heeft met zijn werk Merda d’artista (1961), zijn ingeblikte faeces met nummering, voldoende duidelijk getoond wat een dergelijke beeldspraak kan inhouden.

Het andere uiterste was een kunst die nog nauwelijks te onderscheiden is van de objecten uit de massaconsumptie. Hoe dan ook is er een groot verschil tussen kunst die vertrekt vanuit het persoonlijke levensverhaal en deze die uitgaat van een vormonderzoek voor de collectiviteit. In beide gevallen echter blijft de eigenheid van de kunstenaar primeren. Een andere theoretische tegenstelling qua uitgangspunt is het sobere versus het exuberante. Vanuit een ‘horror vacui’, de afschuw voor het ledige, vindt men volgens sommige kunstopvattingen dat een kunstwerk pas goed kan zijn als het overvloedig gevuld is. In de twintigste eeuw zijn er echter veel kunstenaars die geëxperimenteerd hebben met het andere uiterste: de grenzen van het bijna-niets dat toch nog kunst mag heten.

Het minimalisme en de arte povera zijn hier de schoolvoorbeelden van geworden. Deze soberheid kan gelegen zijn in de beperking of afwezigheid van een of meerdere van de vijf factoren die samen het kunstwerk uitmaken: het materiaal (bv. steen), het medium (bv. beeldhouwkunst), de inhoud (bv. blijheid), de vorm (bv. de stijl van de kunstenaar) en het onderwerp (bv. lachend portret). Soberheid in de ene factor heeft uiteraard invloed op de andere. In wat volgt zal ik het hoofdzakelijk hebben over de soberheid van de materialen. Vooral wanneer het geen hout, marmer of brons betreft, de traditionele materialen van de beeldhouwkunst. Dat men iets kan redden uit de kachel of van de schroothoop en er kunst mee kan maken, behoort tot de inzichten van de avant-garde in het begin van de twintigste eeuw. Ik bedoel hier niet zozeer de assemblagekunst die erin bestaat met afvalmateriaal nieuwe betekenissen te laten ontstaan.

Zo maakte Picasso in 1913 al met wat ruwe stukjes hout zijn Mandoline en klarinet. Deze assemblagekunst verwijst op een onverwachte manier naar de werkelijkheid. Ik beoog hier eerder de experimenten waar de vorm van de gevonden materialen in een interessante verhouding geplaatst worden zodat de materialen zelf spreken. Deze aanpak vind je al bij de constructivisten. Zij bouwden hun werken op vanuit de eigenheid van het materiaal. Zo bijvoorbeeld Constructions of Distance (1920) van Alexander Rodchenko (1891-1956), dat bestaat uit de opeenstapeling van verticaal en horizontaal geplaatste blokjes hout. Ook de kunstenaars van het Bauhaus deden veel oefeningen met materiaal. Beide voorbeelden bevestigen de positieve waarde van het materiaal als artistiek element. Het dadaïsme daarentegen gebruikt het afvalmateriaal als negatie van de klassieke beeldhouwkunst. Vooral Kurt Schwitters (1887-1948) deed dit met wat hij zelf zijn Merzbilder heeft genoemd, een naam afgeleid van Com-merz-bank. Van gevonden materiaal maakte hij mooie collages. Deze twee houdingen, enerzijds de verheerlijking van materialen als intrinsieke waarde voor de opbouw van een kunstwerk en anderzijds het recupereren van weggeworpen materialen als nieuwe categorie van het onverwachte schone, vormen de basis voor de beeldhouwkunst die het belang van de ongewone materie benadrukt.

Arte Povera

In 1967 bracht de criticus Germano Celant in Genua een aantal Italiaanse kunstenaars in een tentoonstelling samen onder de naam ‘arte povera’, ‘arme kunst’. De bekendste namen waren: Giovanni Anselmo (1934), Luciano Fabro (1936-2007), Mario Merz (1925-2003), Giulio Paolini (1940), Giuseppe Penone (1947), Michelangelo Pistoletto (1933), Gilberto Zorio (1944) en de in Griekenland geboren Jannis Kounellis (1936). De armoedigheid van deze kunst is niet alleen gelegen in het vaak goedkope materiaal, maar ook in de poging om een zuivere houding aan te nemen tegenover de kunst. Een kunst die een alternatief zou moeten zijn voor de consumptiemaatschappij. Een kunst die ervoor zorgt dat kunst en leven, natuur en cultuur elkaar kruisen. Ze trachten een subjectief begrijpen tot stand te brengen van materie en ruimte die de ervaring van de primaire energie moet toelaten. Onder ‘primaire energie’ wordt de energie verstaan zoals die aanwezig is in alle aspecten van het leven, energie die onmiddellijk ervaren wordt en niet via de voorstellingen van het leven, of via ideologieën en clichématige talen. Het was niet de eerste keer dat de term ‘arm’ in het culturele jargon gebruikt werd om er de zuiverheid en de directheid van de ervaring mee uit te drukken. De Poolse theatermaker Jerzy Grotowsky (1933-1999) schreef al in 1965 een manifest om op te roepen tot het maken van ‘arm theater’.

Aanvankelijk werd de arte povera beschouwd als een vorm van conceptuele kunst, verwant aan gelijksoortige uitingen zoals het minimalisme omwille van de aandacht voor het sobere, en ‘land art’ voor de poging om cultuur en natuur op elkaar te betrekken. Pas toen er hiervoor rond 1985 internationale aandacht kwam, ging men de arte povera enerzijds als een typisch Italiaans fenomeen bekijken en omgekeerd, als een stijl die internationaal navolging gekregen heeft.

De arte povera heeft haar wortels in de geschiedenis van de Italiaanse avant-garde. Het Italiaanse futurisme was de eerste (1909) stroming om vanuit de kunst een verheerlijking van de technologie te formuleren. De metafysische schilderkunst van Giorgio de Chirico toont ruimten waarin de leegte aanwezig is. Er gaat ook heimwee naar het verleden van uit. De herwaardering van de ambachtelijkheid door de arte povera is eveneens als een terugkeer naar het voorbije te begrijpen. Als voorlopers in de ‘verarming’ van de kunst kan men drie namen noemen. Alberto Burri (1915-1995) bracht al in 1949 stukjes hout en jute aan op zijn schilderijen. Lucio Fontana (1899-1968) doorboorde vanaf hetzelfde jaar zijn monochrome doeken om ruimtelijke effecten op te wekken. De reeds hoger geciteerde Piero Manzoni (1933-1963) verpauperde zijn kunst tot zijn uitwerpselen teneinde haar zo dicht mogelijk bij de lichamelijke ervaring te brengen.

De arte povera is zowel verwant aan, als een reactie tegen het Amerikaanse minimalisme. Ze delen de hang naar soberheid. Het minimalisme benadrukt echter de technologie als productiewijze bij uitstek van het kunstwerk. De arte povera daarentegen neemt een antitechnologisch standpunt in. Het minimalisme werkt steeds met propere materialen. De arte povera kan al eens wat vieze spullen in de werken stoppen. Eerder dan in te spelen op de technologie hecht de arte povera veel belang aan het ambachtelijke. Vaak worden de sporen van het maakproces zichtbaar gehouden. Ze beoogt ook een herstel van het rudimentaire en schrikt er niet voor terug om het verouderingsproces van in onbruik geraakte voorwerpen als effect te bewaren. Dit om in te spelen op het geheugen en de ervaring van het voorbije. Een basisuitgangspunt is ook de hybride wijze van het combineren van de elementen waaruit een werk is samengesteld, d.w.z. dat er vaak elementen bij elkaar gebracht worden, die normaal niet bij elkaar passen. Dat soberheid als een waarde wordt bekeken, betekent niet dat er een zuiverheid van de materiaalsoort moet zijn. Er is een grote vrijheid in het gebruik van heterogene materialen die onpasselijk naast elkaar komen te staan. Zelfs voedsel en levende dieren worden als artistieke materialen aangewend. De materialen zelf hebben een tekenwaarde die zowel naar het verleden als naar de toekomst verwijst en lage en hoge cultuur met elkaar verbindt, zowel westerse als niet-westerse. Ten slotte zijn er nog de volgende gemeenschappelijke principes van de arte povera. Het kunstwerk moet een vorm zijn die via het gebruik van ongelijksoortige materialen een artistieke houding uitdrukt. Elk materiaal en medium en elke plaats is evenwaardig om een werk te realiseren. De kunstenaars nemen hun werk zeer ernstig en streven naar waarachtigheid en authenticiteit. Ze vertrekken ook vanuit een individueel engagement voor een brede sociale bekommernis. Hierbij nemen ze een anti-autoritaire en anticonsumentenpositie in. Verdere kenmerken zijn nog verwijzingen naar het huiselijke, de gemeenschap en de natuurlijke omgeving; de menselijke schaal; diverse culturele gelaagdheden; het verwerpen van een coherente stijl, van het auteurschap, van het onderscheid tussen letterlijk en metaforisch, tussen natuurlijk en artificieel. Hoe dan ook een verscheidenheid waar men zich moeilijk een eenduidig beeld kan van vormen.

Door de aandacht voor de arte povera midden de jaren tachtig, is er ook een jongere generatie die met deze principes heeft verder gewerkt. Ik ga graag wat dieper in op een aantal Belgische vertegenwoordigers.

Meer lezen over dit onderwerp

Filed Under: Arte Povera Tagged With: Bart Decq, Emile Desmedt, Jean-Georges Massart, Luc De Blok, Marc Lambrechts, Paul Gees

Bart Decq (1958- )

6 September 2012 By Willem Elias

De werken van Bart Decq zijn een stekelijke eigenzinnige herwaardering van de waarden van de materialen: ijzer en hout, brons en steen, glas en leer, verschillende kunststoffen, liefde-haat materies om te smeden of te slaan, te hakken of te zagen, te gieten en te houwen, te smelten en te looien. De verbale taal is arm: het ene ijzer, hout, brons, steen, glas, leer is het andere niet. Umberto Eco wijst er in een artikel over kleur als een semiotisch probleem op dat we maar zeer weinig woorden hebben om de enorme rijke schakeringen (tot een aantal van 10.000.000 wetenschappelijk analyseerbaar) aan te duiden. We vergissen ons ook vaak. Daarenboven verwijst het benoemen van kleuren niet direct naar een toestand in de wereld maar wordt dit cultureel bepaald. Hetzelfde geldt voor de benaming en het bekijken van metalen, houtstructuren, gelooide huiden en gesteenten. Terecht zegt Eco dat onze perceptie bepaald wordt door de taal, zoals de taal op haar beurt weer wordt bepaald door de manier waarop de maatschappij waardensystemen, zaken en ideeën ontwikkelt. In die zin gaat kunst in tegen de sociale codes en de algemene categoriseringen.

Bart Decq doet ons breken met onze gewone kijk op materiaal, die er een is van blindheid voor de intrinsieke kwaliteiten van de structuur van de voorwerpen, ten voordele van hun utilitair vermogen of hun inhoud. Niet wat ze zijn wordt gezien, maar waarvoor ze dienen en wat ze voorstellen. Bart Decq toont ons de textuur van de dingen tot op de draad, een leidraad voor het oog dat plots inzicht verkrijgt in de huid van de ‘materie’, alsof er onverwachts een loupe tussen de blik en de dingen geplaatst wordt: het materiaal als staal van wat het zelf is.

Zijn beelden staan daar in hun naakte materialiteit zichzelf te zijn, en laten hun fundamentaliteit schitteren. We krijgen geen mineralogische caleidoscoop te zien, verre van. Wel brute onlieftalligheid, een en al weerbarstige agressiviteit, zowel tactiel als visueel. Hout krijgt de geribbeldheid van de ruwe beitelinslag, koperdraad stelt zich spinnijdig op, leer is getaand en geschubd door jarenlang openluchtgebruik, ontpolijste steen toont zich van zijn scherpe kant, brons is weinig ingetoomd door geciseleer. Maar ook de tinten (want het vrolijkheid belovende woord ‘kleur’ komt hier nauwelijks van pas), die aangewend worden om de textuur van de materialen nog te accentueren, door al dan niet het verschil aan te brengen tussen pure en besmeurde materialiteit, zijn niet onmiddellijk aanlokkelijk. Het ijzer oogt roestig bruin; brons dekt zich met patinaschakeringen van vale galgroenen; hout wordt met vuur getemperd; ofwel wordt het ingesopt met een blauw brouwsel dat doet denken aan de kleurschijn van afgeblakerde luiken; soms wordt het wit gekalkt om een strook van zuiverheid aan te stippen. Hoe dan ook, bij Bart Decq is kleuren meestal verkleuren.

Bart Decq herwaardeert al zijn zorgvuldig uitgelezen bestanddelen. En dit op contradictorische wijze ten opzichte van het miserabele van zijn materialen, namelijk door deze povere stukken te combineren volgens de regels van de klassieke beeldhouwkunst. Hij doet dit door elementen ten opzichte van elkaar volgens een bepaalde verhouding te ordenen en door er een spanning tussen te laten ontstaan. Hoe onooglijk zijn materialen ook schijnen in het dagelijkse leven, des te meer krijgen ze een ereplaats, worden ze in evidentie gezet, in de nieuwe artistieke context. Deze confrontatie, deze dubbele spanning enerzijds tussen de soberheid van het materiaal, het in se onartistieke ervan, versus het zorgvuldig uitgekiende interne evenwicht, de klassieke normen en anderzijds tussen de elementen waaruit de beeldconstructie opgebouwd is aangevuld met de ruimte eromheen. Dat is wat Bart Decq zijn taal noemt.

Veel werken van Bart Decq hebben de statische uitstralingskracht van sculpturen van de primitieve, bijvoorbeeld Afrikaanse, kunst. Hiermee is eveneens een aanverwante wereld aangegeven, een inspiratiebron misschien zelfs. De zogenaamde primitieve culturen hebben aan ogenschijnlijk zeer banale voorwerpen een sacrale waarde toegekend, ze tot amuletten en totems verheven, ze gefetisjeerd. De moderne kunst heeft vaak het alledaagse object gerecupereerd en verheven tot esthetisch object, voorwerp voor een reflexief, wereldbegrijpend denken. Punten van overeenkomst zijn hier een heidense levenshouding en een openheid voor de waarde van het beeld, ten koste van het woord.

Bart Decq wil trouwens niets zeggen, wil geen boodschap kwijt. Maar ook dat kan veelzeggend zijn. Toch wil Decq zo antisignificant mogelijk zijn: de materialen worden zo minimaal mogelijk in relatie tot elkaar gesteld. Het materiaal als vanzelfsprekendheid, zonder meer zichzelf onthullend. Er is hier een groot verschil met de nochtans verwante assemblagekunst. Deze laatste recupereert voorwerpen die ooit een bepaalde betekenis hadden binnen een utilitaire cultuur; maakt deze los van hun oorspronkelijke functie en betekenis, en geeft er een andere zin aan, ontstaan door de nieuwe artistieke context. Decq brengt materialen ten opzichte van elkaar in spanning. Materialen die nooit een betekenis gehad hebben en er in de nieuwe context ook geen krijgen, tenzij zichzelf te tonen in hun uitgepuurd minimalisme. ‘Narcisme van de materie’ zou men het kunnen noemen.

In de geest van Roland Barthes zou ik zijn werk een poging willen noemen om de ‘nulgraad’ van de beeldhouwkunst te vinden, een vormgeving zonder ideologische ballast. Met welke ogen moet men het restant beschouwen? Umberto Eco geeft in La Structure Absente een sleutel die, hoewel met betrekking tot de informele schilderkunst geschreven, ook op het oeuvre van Bart Decq past. Hij wijst erop dat onder het fysisch-technische niveau, onder het niveau van het geheel aan ideologische bijbetekenissen een soort microfysisch niveau schuilgaat, waarvan de kunstenaar de code opspoort in de structuren van de materie die hij bewerkt. Het gaat er hem niet om de substantiële elementen van de expressie met elkaar in verband te brengen, maar om (zoals onder de microscoop) deze elementen te onderzoeken en er een systeem van relaties, een vorm in op te sporen. De verbanden tussen de stoffelijkheid van de dingen, worden onderzocht.

In zijn boek De nulgraad van het schrijven (1953) voerde Roland Barthes het begrip ‘écriture’ in, dat in het Nederlands vertaald is door het neologisme ‘schriftuur’. Vaak wordt dit verkeerd begrepen als het meest eigene van de auteur. Maar dit noemt Barthes precies de stijl, namelijk de vormgeving die voortvloeit uit de lichamelijkheid en het verleden van de kunstenaar. Daartegenover staat in de literatuur de taal als het corpus van voorschriften en gewoonten dat gedeeld wordt door alle schrijvers van een bepaalde periode. Hoewel beeldende kunst geen taal is, zou men hier de geschiedenis van de beeldhouwkunst als systeem kunnen vooropstellen, dat de algemeenheid van de taal evenaart. Barthes situeert de ‘schriftuur’ tussen stijl (het individuele gebruik van de vormgeving) en taal (de mogelijkheden voor iedereen), als de “keuze voor een toon, een ethos waardoor de kunstenaar zich in zijn tijd engageert.” Door de schriftuur stelt de kunstenaar een daad van historische solidariteit. De kunstenaar is immers geen getuige meer van het universele als uitdrukking van het niet-verscheurde bewustzijn van een heersende klasse, zoals dat vóór de tweede helft van de negentiende eeuw het geval was. De kunstenaar neemt door zijn vormgeving stelling in.

Filed Under: Arte Povera Tagged With: Bart Decq

Geen kunst of filosofie zonder een goed glas wijn

Een overzicht van de kunstenaars

Jan Vercruysse Englebert Van Anderlecht Marc Lambrechts Roger Raveel Maxime Van De Woestyne Constant Permeke Fred Bervoets Karel Dierickx Hans Vandekerckhove Anto Carte Raoul De Keyser Maurice Wyckaert Victor Leclercq Jacques Moeschal Marc Mendelson Marcel Mariën Tinka Pittoors Jef Van Tuerenhout Paul Delvaux René Barbaix Jean-Paul Laenen Fik Van Gestel Camille D'Havé Mark Cloet Bram Bogart Marcel Broodthaers Ronny Delrue Anne Bonnet Ingrid Ledent Colin Waeghe Pol Bury Roel D'Haese Hilde Van Sumere George Grard Jean Bilquin Jan Burssens Panamarenko Luc Hoenraet Peter Weidenbaum Frank Maieu Fred Eerdekens Marie-Jo Lafontaine Chantal Grard Serge Vandercam Bart Decq Victor Servranckx Ulrike Bolenz Pierre Alechinsky Liliane Vertessen Jozef Peeters Walter Leblanc Koen Vanmechelen Roland Van den Berghe Guy Rombouts Merlin Spie Michel Buylen Guy Degobert Luc De Blok Roger Wittevrongel Gilbert Swimberghe Pierre Caille Gudny Rosa Ingimarsdottir Camiel Van Breedam Hubert Malfait Jo Delahaut Carmen Dionyse Peter De Cupere Octave Landuyt Etienne Desmet Wim Delvoye Koen van den Broek Hugo Duchateau Henri-Victor Wolvens vandenberg Guy Vandenbranden Erna Verlinden Walter De Rycke Christian Dotremont Enk De Kramer Luc Peire Jane Graverol Jos Verdegem Marianne Berenhaut Roger Somville vandekerckhove Albert Saverys Edgart Tytgat Jean-Georges Massart Piet Stockmans Luc Tuymans Frank Steyaert Gaston Bertrand Lieve De Pelsmaeker E.L.T. Mesens Werner Mannaers Yves Zurstrassen Jean Brusselmans Jan Van Den Abbeel Karin Hanssen José Vermeersch Jan Cox Antoine Mortier Auguste Mambour Gauthier Hubert Armand Vanderlick Tjok Dessauvage Paul Gees Michel Seuphor Paul Van Gysegem Florence Fréson René Magritte Emile Desmedt Pierre Vlerick Philippe Vandenberg Antoon De Clerck Guy Leclercq Guillaume Bijl Joseph Lacosse Mig Quintet Peter Beyls

Belgische kunstenaars na ’45

Geen kunst of filosofie zonder een goed glas wijn

Zoeken op Belgischekunst.be

Recente berichten

  • Peter Beyls, co-creatie tussen mens en machine
  • Magritte en de vrije gedachte
  • Uit de schaduw: de ontwikkeling van kunsten en cultuureducatie in de vrije tijd in Vlaanderen
  • Kunsteducatie duurt het langst
  • Over kunst- en cultuureducatie in musea en erfgoedorganisaties in Vlaanderen
  • De kunstenaar als kunsteducator, Mark Cloet als artistiek spelontwikkelaar en spelleider.
  • Mark Cloet speelt met bakens in de ruimte.
  • Willem Elias kijkt naar Colin Waeghe – juni 2020

Hier kan je zoeken naar de naam van de kunstenaar waar je informatie over wil:

Kunstenaars

Mobile responsive

Belgischekunst.be is een project van Willem Elias en Rudi D’Hauwers en is ontwikkeld volgens het principe van ‘mobile responsive design’. Je leest waar en wanneer je wil op elk toestel van laptop tot ipad en smartphone.

 

  • Willem Elias
  • Inleiding
  • Portfolio
  • Galerij
  • Reflecties
  • Boeken
  • Contact

Return to top of page

Copyright Willem Elias © 2023 · Concept: Rudi DHauwers · Built on the Genesis Framework by StudioPress · WordPress · Log in

nl Dutch
nl Dutchen Englishfr Frenchde Germanit Italianes Spanish